服装·人体

服装·人体 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:中国纺织大学出版社
作者:孙跃
出品人:
页数:148
译者:
出版时间:2002-5-1
价格:23.00
装帧:平装(无盘)
isbn号码:9787810384629
丛书系列:
图书标签:
  • 艺术设计
  • 服装设计
  • 人体结构
  • 人体绘画
  • 时装设计
  • 绘画技法
  • 人体比例
  • 服装裁剪
  • 素描
  • 艺术设计
  • 人体动态
想要找书就要到 小哈图书下载中心
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

编辑推荐:本书在详细解析服装形式美法则的同时,着重强调三维人体与服装之间的相互关系。服装的效果美主要表现在人体着装后的动态美。人体局部与局部间的运动、扭曲,产生的衣褶及韵律直接影响着服装的外在表现。熟知人体的形态结构,是服装设计及服装结构设计中不可忽视的重要因素。 本书适用于服装设计专业及广大服装设计工作者,对服装爱好者也是一本很好的自学教材。

文艺复兴:欧洲艺术的辉煌重塑 图书简介 《文艺复兴:欧洲艺术的辉煌重塑》是一部深度剖析十五世纪至十七世纪欧洲艺术变革的专著。本书摒弃了传统艺术史的线性叙事框架,着重探讨了文艺复兴运动在意大利、佛兰德斯及后来的北方欧洲如何作为一场全方位的文化与思想革命,如何深刻地重塑了人类对自身、自然乃至神性的理解。 本书的叙事核心在于“人”的发现与回归。在经历了漫长的中世纪神权主导的艺术表达后,文艺复兴艺术家们将目光重新聚焦于尘世的生命与古典遗产。我们首先考察了佛罗伦萨作为思想熔炉的形成过程。美第奇家族对学术和艺术的赞助,为薄伽丘、彼特拉克的人文主义思想提供了沃土。书中详细分析了乔托如何以其开创性的空间透视法,为后来的线性透视学奠定了物理基础,使画面从扁平的象征符号跃升为可测量的、有呼吸感的“窗口”。 随后,我们将深入探讨文艺复兴盛期(High Renaissance)的巅峰成就。达·芬奇不仅仅是画家,更是一位跨学科的天才。我们分析了《最后的晚餐》中对群体心理动态的精确捕捉,以及他通过解剖学研究来实现的对人体结构近乎科学的描绘。米开朗基罗在西斯廷教堂天顶画中的表现,被置于当时罗马教廷的政治权力结构和对希腊雕塑“理想美”的再诠释的背景下进行考察。我们细致辨析了《大卫》雕像中,如何将古典英雄主义与新兴的公民精神熔铸一体。 本书的特色之一在于对“北方文艺复兴”的独立考察。与意大利对古典裸体和理性的推崇不同,尼德兰地区的艺术更侧重于细腻入微的现实主义和强烈的宗教情感。扬·凡·艾克的油画技法革命,特别是其对光线反射和材质纹理的惊人表现力,如何使得日常物品——无论是天鹅绒的褶皱还是金属的反光——都充满了象征意义。鲁本斯和老布鲁日的艺术如何将巴洛克的前奏融入对世俗生活和动态场景的描绘中,也将在本书中有专章论述。 我们关注了艺术形式本身的演变。从湿壁画到蛋彩画,再到油画在欧洲范围内的普及,每一种媒介的变化都直接影响了艺术表达的可能性。透视法的发展不仅仅是几何学的胜利,更是艺术家试图在二维平面上建立起一个完全可信、符合逻辑的“世界模型”。此外,本书探讨了艺术赞助人制度的转变,从教会和贵族垄断,到新兴的商人和银行家阶层的介入,如何拓宽了艺术题材的边界,催生了肖像画的繁荣。 在“主义”的边界线上,本书审视了威尼斯画派如何通过色彩(Colorito)的运用,对抗佛罗伦萨和罗马(Disegno)对线条和结构的首要强调。提香的作品中对感官愉悦和光影氛围的强调,预示着艺术将更加注重主观感受而非客观再现。 最后,本书将文艺复兴视为一个持续演进的过程,探究了其在晚期如何逐渐过渡到风格主义(Mannerism)和巴洛克。风格主义中对不和谐色彩、拉长形体和戏剧化构图的偏爱,被解读为对盛期古典完美主义的一种焦虑和反思。 本书旨在为读者提供一个多维度的视角,理解文艺复兴艺术如何不仅是图像的再现,更是一场深刻的哲学转向,一场将人类置于宇宙中心,并以理性、和谐与美学理想来衡量世界的宏大叙事。它不是一部简单的艺术家传记合集,而是对一个时代精神面貌的考古式重构。读者将通过本书,领略到文艺复兴时期艺术家们如何在技术创新、哲学思辨与古典复兴的交叉口,为西方文明树立起一座不朽的美学丰碑。 建筑的沉思:结构、空间与城市精神的演变 图书简介 《建筑的沉思:结构、空间与城市精神的演变》是一部聚焦于建筑艺术与社会、技术、哲学关联的深度研究。本书超越了对建筑风格的简单罗列,致力于探究建筑形态如何作为特定时代精神的物质载体,以及结构逻辑如何塑造人类的集体体验和个体感知。 全书围绕三大核心主题展开:结构如何定义形式、空间如何组织体验、以及建筑如何反映或引导城市精神。 我们从古代文明的巨构开始,但着眼点并非王权的展示,而是对早期工程学的赞叹。古埃及的几何精度,美索不达米亚的阶梯式神庙,展示了早期社会如何通过对永恒材料(石头)的掌握,来表达对神祇的敬畏与对秩序的渴望。重点分析了古希腊的“理性美学”:帕特农神庙中的视错觉矫正技术(Entasis),揭示了古典建筑师如何将数学比例引入感知领域,试图在人与神之间建立起和谐的尺度关系。 进入罗马时代,本书将重点放在工程技术的飞跃上。混凝土的发明是建筑史上的分水岭。我们详细剖析了万神殿巨大的无梁拱顶,探究了这种结构创新如何使得“内部空间”成为一种可被完全掌控的、具有崇高感的艺术品,而非仅仅是墙壁的围合。罗马公共建筑,如浴场和引水渠,被置于城市生活组织者的角度进行审视,展示了建筑如何成为罗马化进程的强大工具。 中世纪的叙事转向了对“垂直性”与“光线”的疯狂追求。哥特式大教堂不再是厚重堡垒的延伸,而是向天空的“骨架式”结构挑战。本书详细解析了飞扶壁、肋拱和尖拱的相互作用,如何使得墙体退化为“光之屏幕”。沙特尔大教堂的彩色玻璃,被视作对神圣光芒的物质化尝试,它改变了信徒在内部的心理状态,创造了一种与尘世隔离的超验空间。 文艺复兴时期,建筑哲学与古典人文主义重新对接。本书将重点分析布鲁内莱斯基的突破性工作,尤其是佛罗伦萨大教堂穹顶的“双壳结构”技术,这不仅是技术上的胜利,更是对古罗马工程智慧的复兴。阿尔伯蒂的理论著作被放在哲学高度分析,他提出的建筑“和谐”(Firmitas, Utilitas, Venustas)三原则,构成了后世所有建筑讨论的基础框架。我们还会比较意大利与北方文艺复兴建筑对古典母题的吸收差异,例如英国都铎建筑中,古典秩序如何被本土材料与居住需求所渗透。 进入巴洛克时期,建筑成为了情绪的放大器。从贝尼尼在圣彼得大教堂的广场设计到博罗米尼在圣卡洛四喷泉教堂中对曲面和动感的极致运用,本书认为,巴洛克建筑旨在通过感官的冲击力来巩固特定的政治和宗教权威。空间不再是静态的,而是流动的、叙事性的。 现代性的开端,本书将其锚定于工业革命带来的材料变革——钢铁与玻璃的出现。结构不再需要隐藏,而是可以公开展示其逻辑。分析了19世纪末的桥梁和早期摩天大楼如何重新定义了城市的天际线,以及这种对结构诚实性的追求如何最终导向包豪斯学派的“形式追随功能”的宣言。 最后,本书触及当代建筑对环境、可持续性和去中心化社区的探索。从勒·柯布西耶的“新建筑五点”到后现代对“意义”的重新注入,我们探讨了当代建筑师如何在后工业化的语境中,继续进行结构、空间与城市精神的持续对话。 《建筑的沉思》旨在提供一个跨越数千年的建筑编年史,但其最终目标是引导读者理解:每一栋伟大的建筑,都是其时代在材料、信仰、政治和美学上最坚实的思考结晶。 音乐的结构:从和声到形式的深度解析 图书简介 《音乐的结构:从和声到形式的深度解析》是一部致力于揭示西方音乐体系内在逻辑与内在联系的理论专著。本书摒弃了传统教科书式的简单技巧罗列,而是将音乐视为一门严谨的逻辑艺术,重点剖析了其构成要素如何通过复杂的结构关系,实现情感的表达与意义的传递。 全书的叙事主线是“系统性演化”:从调性体系的建立,到复调的复杂化,再到浪漫主义对结构界限的拓展,直至二十世纪的彻底解构与重塑。 本书首先从基础概念入手,但侧重于“功能性”的阐释。我们探讨了音高的相对性,即大调与小调体系的建立如何依赖于“主导音”(Tonic)的稳定性和“属音”(Dominant)的导向性。和声的演进被视为一种“张力与释放”的哲学实践,而非简单的音符组合。通过对巴洛克时期对位法的细致分析,特别是巴赫作品中的赋格,本书展示了如何在严格的规则内实现最高的自由度——结构本身成为音乐的驱动力。 第二部分深入探讨音乐“形式”的构建。我们详细解析了奏鸣曲式(Sonata Form)的辩证关系:呈示部(陈述)、展开部(冲突与探索)、再现部(和解与回归)。这种三段式结构,被视为一种高度成熟的戏剧性叙事模型。本书还对比分析了变奏曲、回旋曲以及三部曲式(Ternary Form)在不同音乐时期和体裁中的应用与变形,揭示了结构上的选择如何直接决定了音乐作品的心理节奏。 本书的一大亮点是对“配器法”的结构性考察。乐器的选择和组合,不仅仅是音色的叠加,更是对音域、动态范围和织体密度(Texture)的策略性部署。我们分析了古典主义管弦乐队如何通过不同声部的精确划分,实现清晰的层次感;而到了浪漫主义时期,配器如何被用来极端化情感,例如瓦格纳对音色的“溶解”处理,挑战了传统和声的界限。 在深入探讨十九世纪音乐的结构危机时,本书着重分析了李斯特的“单乐章交响诗”和瓦格纳的“主导动机”(Leitmotif)系统。主导动机不仅是主题的记忆工具,更是将音乐形式与文学叙事深度融合的结构粘合剂。这种对传统清晰形式的有意模糊,标志着音乐开始探索更深层次的心理潜流。 最后的章节聚焦于二十世纪的“结构革命”。无调性、十二音体系(Dodecaphony)和序列音乐被视为对自巴赫以来主导欧洲音乐的“重力中心”(调性)的系统性瓦解。我们详细解析了勋伯格、韦伯恩等作曲家如何通过建立新的、非等级化的组织原则,来维持音乐的内部连贯性。同时,我们也探讨了德彪西在印象主义中对和声色彩的独立化处理,以及斯特拉文斯基在《春之祭》中通过节奏的“块状堆砌”来构建新的听觉空间。 《音乐的结构》要求读者具备一定的音乐基础知识,但其核心价值在于提供一种“结构思维”——将旋律、和声、节奏和速度,视为相互依存的系统元素,共同服务于一个宏大而精密的建筑蓝图。通过对这些内在逻辑的理解,听者将能够超越对音乐的感性迷恋,真正把握其理性的、永恒的美感。

作者简介

目录信息

第一章 服装概述
第一节 服装概述及其功能属性
第二节 服装设计和服装造型设计
第二章 设计美的形式原理
第一节 点
第二节 线
第三节 面
……
第三章 服装的构成法则
第一节 对称
第二节 比例
……
第四章 服装造型设计构思
第一节 服装设计构思过程
第二节 服装设计的构思形式
……
第五章 服装效果图的绘制方法
第一节 绘制原理
……
· · · · · · (收起)

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

评分

评分

评分

评分

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有