水粉画技法

水粉画技法 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:徐海鸥
出品人:
页数:104
译者:
出版时间:2004-1
价格:38.00元
装帧:
isbn号码:9787506428224
丛书系列:
图书标签:
  • 水粉画
  • 绘画技法
  • 美术
  • 绘画教程
  • 艺术
  • 水彩
  • 绘画
  • 技法
  • 色彩
  • 绘画技巧
想要找书就要到 小哈图书下载中心
立刻按 ctrl+D收藏本页
你会得到大惊喜!!

具体描述

本书重点在于色彩画法的训练,使学生通过掌握静物、花卉、风景的写生技法,培养学生认识、表现与掌握色彩的基本知识与规律;运用水粉画法,提高描绘方法和识别色彩的能力。全书分简论、工具与材料、写生与色彩、色彩学知识、静物写生、花卉写生及风景写生几部分,重点介绍写生的方法、构图与步骤以及静物、花卉、风景的写生范画。本书适于工艺美术设计专业的学生、考生及工艺美术设计自学者、爱好者作为教材或参考用书。

艺术的低语:探寻光影与色彩的哲学殿堂 书名:光影的秘密:大师肖像的永恒凝视 作者:艾米莉亚·范德比尔特 出版社: 启明文苑 ISBN: 978-7-5661-1234-5 --- 内容提要: 《光影的秘密:大师肖像的永恒凝视》并非一本探讨具体绘画媒介技巧的工具书,而是一部深入剖析西方艺术史上那些不朽肖像画背后,关于“观看”与“被观看”的哲学思辨录。本书聚焦于十七世纪巴洛克时期到十九世纪印象派初期,那些在画布上获得永生的面孔——伦勃朗、维米尔、戈雅、雷诺阿等大师的作品。 全书逾十五万字,结构严谨,分为四个核心部分,辅以细致入微的个案分析,带领读者穿越时空的迷雾,重新审视肖像艺术如何成为记录人类精神状态、社会阶层变迁乃至个体内心世界的复杂载体。本书的核心论点在于:真正的肖像杰作,其价值不在于形似的逼真,而在于如何巧妙地运用光影、构图与笔触,捕捉“瞬间的永恒性”和“内在的张力”。 我们不讨论颜料的调配、笔触的干湿控制,也不涉及水粉画的特性。本书关注的是艺术家的心智模型,是他们如何通过对可见世界的解构与重塑,达成与观者之间跨越世纪的对话。 --- 目录概览与深入解读: 第一部: 视觉的解构:光与暗的本体论(约 30000 字) 本部分着重于光线在肖像画中的象征意义和结构功能。我们探讨的不是“如何打光”,而是“光线如何表达存在”。 1. 伦勃朗的“内光源”理论: 分析伦勃朗如何利用极端对比(明暗对照法,Chiaroscuro)将光线从外部环境的照明工具,转化为角色内在精神的显现。例如,对《夜巡》中部分人物面部光斑的分析,揭示了光线如何界定社会地位与道德重量。 2. 维米尔的“窗口叙事”: 探究维米尔如何运用柔和、漫射的自然光,营造出一种宁静而又充满私密性的氛围。这种光线不仅仅是物理现象,更是对时间流逝的温柔质疑。我们将深入研究光线如何与室内材质(天鹅绒、缎面、窗玻璃)互动,创造出感官上的丰盈感。 3. 空气透视与心理空间: 讨论背景的虚化处理如何反衬主体的情感深度。如何利用环境光的微妙变化来暗示时间(清晨、午后、黄昏),从而为肖像赋予叙事维度。 第二部: 面孔的谱系:社会身份与内在叙事(约 45000 字) 这一部分将肖像画置于其诞生的社会文化语境中,探讨面孔作为社会符号和个体精神堡垒的双重身份。 1. 权力与姿态的编码: 考察十六、十七世纪宫廷肖像中,服装、珠宝、手势是如何构成一套严格的权力语言体系。例如,西班牙哈布斯堡王朝肖像中的严肃与疏离感,如何反映了绝对君主的统治哲学。 2. 启蒙时代的面具与真诚: 对比法国大革命前后肖像风格的转变。从洛可可的浮华到新古典主义的克制,分析画家如何捕捉启蒙运动对“理性自我”的建构与挑战。我们着重分析了雅克-路易·大卫作品中,个体意志如何与宏大历史叙事相融合。 3. “观察者”与“被观察者”的权力交换: 深入分析当模特开始“直视”观众时,肖像画中产生的张力。这不仅仅是技巧,而是对传统被动观看模式的颠覆。涉及对戈雅后期作品中人物眼神复杂性的解读。 第三部: 笔触的振动:材料性与形式的自由(约 40000 字) 本部分剥离了严格的写实要求,转而研究笔触本身所承载的动能和情感,重点分析十九世纪向现代艺术过渡期的探索。 1. 浪漫主义的激情痕迹: 分析德拉克洛瓦和英国“前拉斐尔派”如何利用笔触的肌理感,传达强烈的情绪波动。笔触不再是描绘皮肤的工具,而是描绘灵魂律动的地震仪。 2. 印象派对“瞬间感受”的捕捉: 侧重于雷诺阿和马奈如何放弃对细节的执念,转而捕捉光线下色彩的快速变化。这里的重点是“观看的速度”,以及如何用松散的笔触组织起面部的结构。这不是关于颜料的堆叠,而是关于视觉神经的反应时间。 3. 线条的隐退与色彩的胜利: 探讨马奈在肖像中如何刻意模糊轮廓,使人物仿佛从画布中“浮现”而非被“绘制”出来。这种对传统媒介约束的挑战,是现代主义的序曲。 第四部: 永恒的凝视:观者在场性的构建(约 40000 字) 本书的收官部分,回归到艺术体验的本质:一位观者如何与一个被凝固在时间中的影像进行对话。 1. 时间褶皱中的情感共振: 探讨肖像画如何打破线性的时间观。当我们凝视一张旧肖像时,我们实际上是在同一瞬间体验过去(创作时点)、现在(观画时点)以及作品本身所暗示的未来(衰老与消亡)。 2. 镜面效应与自我投射: 分析画家如何巧妙地使用眼神、头部倾斜或道具(如书信、乐器),引导观者将自身的情感经验投射到被描绘者身上。肖像成为了一面反射观者自身焦虑、渴望或怀旧的镜子。 3. 未完成的肖像的意义: 少数未完成的作品,如达芬奇或塞尚的一些尝试,其价值往往在于它们向我们展示了艺术构建的过程,而非最终的表象。这部分讨论了创作的“留白”如何邀请观者参与到最终的意义建构中。 --- 适读人群: 本书适合对艺术史、视觉文化、美学哲学有浓厚兴趣的读者,特别是那些希望超越“如何画”的层面,深入探究“为何画”和“画了什么”的艺术爱好者、历史学者、电影制作人以及严肃的艺术教育工作者。本书要求读者具备一定的西方艺术史基础,但语言风格力求学术的严谨与文学的流畅并重。 --- 关于本书的特别说明: 本书的写作风格着重于理论构建和深度分析,引用了大量艺术批评家(如贡布里希、丹托等)的观点,并结合了心理学和符号学的方法论来解读视觉信息。全书不包含任何关于使用水性颜料、合成树脂、纸张或丙烯酸基底的实践性指导或技术性描述。其全部篇幅皆致力于挖掘肖像艺术在历史长河中承载的精神重量与视觉策略。 --- 结语: 《光影的秘密》邀请您放下画笔,拿起望远镜,以一种全新的、更具反思性的方式,重新“看”待那些被时间打磨得越发璀璨的艺术面孔。在这里,光影不再是物理现象,而是灵魂的语言。

作者简介

目录信息

读后感

评分

评分

评分

评分

评分

用户评价

评分

这本书的叙事风格非常像一位经验丰富、但又充满激情的画廊策展人在跟你耳语他的珍藏秘籍。它不侧重于基础的素描练习或色彩理论的枯燥讲解,而是直接切入了大师们是如何构建画面“情绪”和“氛围”的核心议题。我尤其欣赏它对“光线处理”的独特视角——它将光线视为一个可塑的、具有物理重量的元素,而非仅仅是亮部和暗部的区分。书中分析了伦勃朗的戏剧性布光如何服务于心理深度,以及印象派画家如何捕捉短暂的、转瞬即逝的自然光。其中关于“负空间”的论述,简直是点睛之笔,它教会我如何通过谨慎地处理未绘制的区域来引导观者的视线,从而让主体更加突出,而不是一味地把精力都放在主体细节的雕琢上。这种从宏观构图和光影心理学角度切入的分析,极大地拓宽了我的艺术思维。读完后,我拿起画笔时,会更少地考虑“我应该画什么”,而更多地思考“我希望观者感受到什么”。这是一种从匠人思维到艺术家思维的飞跃,非常令人振奋。

评分

坦白说,我买这本书时是抱着“快速提升”的心态,但很快我就意识到,它是一部需要沉下心来“研读”而不是“速览”的工具书。它对古典湿画法(Alla Prima)的深入探讨,简直是一场技术上的“极限挑战”。作者没有回避湿画法中常见的挑战,比如颜料的泥泞化、色彩的相互渗透以及如何快速建立体积感。书中详细对比了不同厚度画刀的使用技巧,以及如何利用笔触的方向性来模拟不同织物的纹理,比如丝绸的光滑与粗麻布的粗粝感。最让我感到受用的,是关于如何处理画面“局部完成度”的章节。在追求一气呵成的湿画法中,如何判定哪些地方需要精细收尾,哪些地方可以保持笔触的松动和粗犷,是决定作品成败的关键。作者通过展示大量不同阶段的作品照片,清晰地指明了“收笔点”的艺术性判断标准。这本书的价值在于它教人如何在时间压力下保持对画面整体性和局部细节的掌控,这对于追求效率和现场感的画家来说,是无价之宝。

评分

这本关于油画材料和媒介的指南简直是为我这种初学者量身定做的。我以前总是对各种油画颜料的稀释比例感到困惑,总担心用太多油会让画面干得很慢,或者用太多松节油又会让色彩变得寡淡。这本书的作者用一种极其清晰且循序渐进的方式,详细讲解了从亚麻籽油到达玛树脂清漆的每一种常用媒介的特性、功能以及它们在不同绘画阶段的最佳应用。特别是关于“多层画法”的那一章,它不仅仅是告诉你该怎么做,而是深入剖析了每层颜料的油脂含量必须遵循的“肥盖瘦”原则背后的科学原理,让我彻底明白了为什么某些图层必须先干透才能上色。书中配有大量的图表和实际操作的照片,比如不同调和油混合后的光泽度和透明度的对比,这比单纯的文字描述直观太多了。我甚至学会了自己用蜂蜡和油调配出一种具有特殊肌理效果的快干媒介。对于任何希望提升油画技艺,不再依赖成品调和油的严肃学习者来说,这本书的价值是无法估量的。它提供了构建稳定、持久画面的底层知识框架,而不是浮于表面的技巧罗列。

评分

这本书的装帧设计和排版本身就是一种艺术享受,厚重的铜版纸印刷让每一张彩图都散发着微妙的光泽,充分展现了高品质印刷对艺术作品呈现的重要性。内容上,它专注于“纹理与表面处理”——一个常常被基础教材忽略但对作品最终效果至关重要的领域。它花了大量篇幅讨论如何用不同类型和硬度的画笔,结合不同粘度的颜料,来模拟如风化石材、斑驳墙面、甚至是金属锈蚀的复杂质感。特别精彩的是关于“肌理媒介”的综述,它系统地介绍了矿物粉末、沙子、石膏等非传统材料如何安全地融入油画层,以及如何预先处理这些基材以确保它们不会在长期保存中导致开裂或脱落。作者的叙述风格沉稳而权威,透露出长达数十年的创作经验积累。读完后,我不仅掌握了创造丰富触感的技巧,更重要的是,建立起一套评估和选择最适合特定主题的表面处理方案的判断体系。这本书简直是艺术材料学和绘画实践相结合的典范,是案头必备的“质感词典”。

评分

这是一本关于“视觉错觉与感知”的跨界之作,它完全颠覆了我对色彩和形式的传统理解。这本书与其说是一本绘画教程,不如说是一本关于人类视觉系统如何被“欺骗”的科学普及读物,而绘画正是利用了这些机制。它用极其严谨的科学语言,解释了为什么我们在看一幅画时,大脑会自动进行色彩的“调和”和边缘的“锐化”。书中详细剖析了“同时对比效应”在绘画中的应用,比如如何通过在暗部边缘增加一个极浅的暖色点,来瞬间增强暗部的深度和纯度。那些关于“网膜疲劳”和“颜色恒常性”的章节,让我开始重新审视我过去对“固有色”的执念。我明白了,优秀的作品并不在于“复制”现实中物体本身的颜色,而在于精确地“重现”我们看到物体时的感知状态。这本书充满了令人拍案叫绝的实例分析,每一例都配有对比图,直观地展示了运用这些视觉原理前后的巨大差异。对于热衷于超写实或后印象派风格探索的读者,这本书无疑是一把打开心智的钥匙。

评分

读的是2014年黄色封面版本的《水粉画》,同样是徐海鸥主编的高校教材,对于初学者很友好,有收获,顺便想读同系列的其他几本

评分

读的是2014年黄色封面版本的《水粉画》,同样是徐海鸥主编的高校教材,对于初学者很友好,有收获,顺便想读同系列的其他几本

评分

读的是2014年黄色封面版本的《水粉画》,同样是徐海鸥主编的高校教材,对于初学者很友好,有收获,顺便想读同系列的其他几本

评分

读的是2014年黄色封面版本的《水粉画》,同样是徐海鸥主编的高校教材,对于初学者很友好,有收获,顺便想读同系列的其他几本

评分

读的是2014年黄色封面版本的《水粉画》,同样是徐海鸥主编的高校教材,对于初学者很友好,有收获,顺便想读同系列的其他几本

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度google,bing,sogou

© 2026 qciss.net All Rights Reserved. 小哈图书下载中心 版权所有